Volumina für Orgel
Volumina für Orgel ist ein 1962 uraufgeführtes Werk von György Ligeti. Mit den später entstandenen Etüden „Harmonies“ und „Coulée“ gehört es zu den einzigen für die Orgel bestimmten Werken dieses Komponisten und ist wohl das bekannteste Orgelstück Ligetis. Volumina gilt als wichtige Wegmarke seines kompositorischen Schaffens und leitete eine Revolution der Orgelmusik ein. Es zählt inzwischen zu den Klassikern der modernen Musik.
Kompositionsstruktur und Notation
„Volumina“ kommt ohne Zeit strukturierende Formen wie Melodie und Rhythmus aus, ebenso fehlt eine Harmonie. Die Komposition ist vor allem von Variationen der Klangfarbe und -fülle sowie emergenten Schwebungen gekennzeichnet. Volumina verzichtet weitgehend auf Zäsuren, sondern arbeitet mit der räumlichen Wirkung „stationärer Klangräume“.
„Rhythmus gibt es in diesem Stück nur in des Wortes ursprünglicher Bedeutung als Fluss, nicht als ruckartige Bewegung von Zeitpunkten. Tonhöhen treten in solchen Mengen auf, dass sie nicht mehr einzeln definiert, sondern nur als Tongegenden oder Höhenregionen erfasst werden können. Da so die gewohnten Orientierungsmaße entfallen, wir die Aufmerksamkeit auf etwas neues gelenkt: auf die Klangfülle, die „Volumina“.“
Wegen dieses Verzichts auf Zeit strukturierende Elemente und die Konzentration auf die Klangfülle wird häufig gesagt, dass Ligeti mit Volumina ein Werk geschaffen hätte, bei dem die Musik aus der Zeit genommen und in den Raum gestellt wird, was Adornos „Pseudomorphismus der Malerei in der Musik“ nahekomme.[1][2]
Zu Beginn des Stückes sind für ein „Totalcluster“ alle Register gezogen und es gibt die Anweisung an den Organisten, die gesamte Tastatur eines mit ihnen gekoppelten Manuals vollständig gedrückt zu halten. Erst dann soll der Motor der Orgel eingeschaltet werden, so dass die Musik sozusagen aus dem Nichts entsteht, bis der Motor ausreichend Luftdruck aufgebaut hat. In der Folge werden nach und nach tiefere Register geschlossen, so dass der anfänglich wuchtige Impuls schließlich grazileren Strukturen weicht. Auch am Ende des Stückes wird die Orgel wieder an ihre Grenzen gebracht, wenn die Windversorgung der Pfeifen nach und nach zusammenbricht.[3]
Um die großen dichten Cluster zu wiederzugeben, bei denen meist ganze Teile der Tastatur blockiert werden, benutzte Ligeti in der Spielpartitur von 1966 grafische Notation ergänzt durch handschriftliche Spielanweisungen. Auf Notenlinien und Taktstriche hat er ganz verzichtet, wobei eine Partiturseite in etwa 45 Sekunden entspricht. Ligeti hat eigens eine Legende erstellt, um die verwendeten Symbole zur Bezeichnung chromatischer, diatonischer und pentatonischer Cluster sowie Cluster mit beweglichen Konturen oder internen chromatischen Bewegungen zu erläutern.[4] Zum Stück als Ganzem heißt es in den Anweisungen:
„Die Großform des Stückes ist wie ein einziger großer Bogen zu gestalten: es gibt im Stück keine Pausen, ja auch keine eigentlichen Zäsuren; [...] Die stationären Klangräume und ihre allmähliche, kontinuierliche Veränderung sollen vom Interpreten so realisiert werden, daß die klanglichen Zustände und Vorgänge die Empfindung großer Ruhe erwecken.“
Zum Spielen des Stückes ist eine besondere Clustertechnik erforderlich, bei der Unterarme, Fäuste und die flachen Hand zum Einsatz kommen. Neben dem bereits erwähnten An- und Ausschalten des Motors bei durchgehaltenen Klängen wurden im Stück weitere Techniken zur Manipulation des Winddrucks, halb herausgezogene Registerschleifen und balancierter Tastendruck erprobt.[5] Dem Einsatz der Register kommt eine ähnlich wichtige Rolle zu wie dem Spielen auf den Manualen, so dass von einer "Emanzipation der Registranten" gesprochen wurde.[6]
Werkgeschichte und Aufführungspraxis
Volumina war ein Auftragswerk, um das ihn Hans Otte für eine Aufführung an der Sauer-Orgel am Bremer Dom im Rahmen der von ihm initiierten Konzertreihe „pro musica nova“ gebeten hatte. Es sollte dort am 4. Mai 1962 von Karl-Erik Welin uraufgeführt werden, nachdem Ligeti es 1961/1962 komponiert hatte. Der damalige Präsident der Bremer Dombauherren untersagte, nachdem die Veranstalter zuvor bereits eine Zusage erhalten hatten, die Veranstaltung des Konzerts im Dom.
Für diese Entscheidung werden von unterschiedlichen Zeitzeugen verschiedene Gründe angegeben. Ligeti selbst berichtet, dass die Uraufführung in Sorge um die Sauer-Orgel nach einem Schwelbrand abgesagt wurde, den das Stück bei einer Probe auf einer Orgel in Göteborg ausgelöst habe.[7] Der ebenfalls mit einem Werk an der Uraufführung beteiligte Komponist Bengt Hambraeus will sich dagegen daran erinnern, dass die Entscheidung Ausdruck der Missbilligung darüber war, dass Hans Otte im Rahmen seiner eigenen Komposition Alpha–Omega einen sakralen Tanz aufführen wollte. Der „Brand“ – tatsächlich seien wegen der enormen Strombelastung bloß Sicherungen durchgebrannt – hätte sich erst infolge des Verbots auf der Suche nach einer alternativen Orgel für die Einspielung ereignet.[8][9] Schließlich wurde das Stück für die Uraufführung an zwei Stockholmer Orgeln eingespielt, die zusammengenommen einen vergleichbaren Klang wie die Bremer Orgel hatten, und daraus eine Aufnahme zusammengeschnitten, die dann in der Konzerthalle von Radio Bremen vom Band abgespielt wurde. In der Eile war allerdings übersehen worden, dass bei der Einspielung das Ende des Stückes nicht mit aufgenommen worden war.
Auch wenn sich die zahlreichen Pannen und Legenden rund um die Uraufführung heute nicht mehr exakt rekonstruieren lassen, passen sie jedoch zum anarchischen Gestus der damaligen modernen Musikszene. Weitere prominente Events dieser dem Fluxus nahestehenden Richtung waren z. B. ein Jahr später die Uraufführung von Ligetis Poème symphonique für hundert Metronome vor Honoratioren im Rathaus der niederländischen Gemeinde Hilversum und ein Happening im Stockholmer Museum für Moderne Kunst im Jahr 1964, bei dem Karl-Erik Welin einen Konzertflügel so heftig mit einer Motorsäge traktierte, dass er sich dabei selbst ernsthaft am Bein verletzte.
Das Konzert im Bremer Rundfunkhaus, bei dem auch Werke von Mauricio Kagel und Bengt Hambraeus auf dem Programm standen, hat eine musikgeschichtliche Bedeutung, die über diese eher kurzfristig wirkenden Provokationen hinausgeht. So wurde es später vom Kirchenmusiker Martin Lutschewitz als ein Wendepunkt in der Orgelmusik bezeichnet.[10] Eine Live-Uraufführung des kompletten Stücks, ebenfalls durch Karl-Erik Welin, fand wenige Tage später in Amsterdam statt.
Dass das Stück für moderne Orgeln eine technische Herausforderung ist, hat sich auch noch einmal bei einer Aufführung durch Guy Bovet in Bern gezeigt, wo in der Französischen Kirche sämtliche Sicherungen der Orgel durchbrannten. Der Berner Organist Hans Eugen Frischknecht ging dazu über, nur die Register des Hauptwerks einzusetzen. In anderen Kirchen, etwa in Hamburg oder in Basel, wurde die Aufführung des Stückes – so wie zuvor in Bremen – in bestimmten Fällen verhindert. In Hamburg wurde das Stück 1965 von Gerd Zacher in der Martin-Luther-Kirche aufgeführt und über den Rundfunk ausgestrahlt, was in der Zeitschrift Musik und Kirche folgendermaßen kommentiert wurde: „Nach unserem heutigen Musikempfinden ist dieses Werk keine Musik, geschweige denn Orgelmusik ... “.[11]
1966 wurde das Stück von Ligeti noch einmal überarbeitet. Inzwischen ist es zu einem Klassiker der Moderne geworden, der entsprechend oft aufgeführt wird. Auch in der Kirchenmusik ist Volumina – obwohl es von einem Komponisten ohne religiöse Bindungen stammt – inzwischen fest verankert. Daniel Glaus sagte anlässlich einer Aufführung in einem Pfingstgottesdienst, dass den Zuhörern „der heilige Geist um die Ohren brauste“. Inzwischen wurde es auch im Bremer Dom ohne technische Komplikationen aufgeführt, etwa am 19. März 2009 im Antrittskonzert des Organisten und Bremer Musikprofessor Hans Davidsson, der in Göteborg Orgel studiert hat.[12]
Weblinks
- Manuel Schwiertz: Es rappelt in der Kiste. In: ON - Neue Musik Köln, Ausgabe 01/2009, S. 14 f.
- Hannes Liechti: Bizarr, eindrucksvoll, schockierend und amüsant In: Fretlessblog vom 27. August 2012.
Einzelnachweise
- ↑ Kimberly Marshall: György Ligeti (1923-2006). In: Christopher S. Anderson: Twentieth-Century Organ Music. Routledge, 2013, ISBN 1136497897, S. 274.
- ↑ Vgl. Theodor Adorno: Philosophy of Modern Music. Übersetzt von Anne G. Mitchell, Wesley V. Blomster, A&C Black, 2003, ISBN 0826414907, S. 194.
- ↑ Walther Lidtke: Programm Orgelrecital László Fassang, Konzerthaus Dortmund (Hg.), 2012.
- ↑ „Bizarr, eindrucksvoll, schockierend und amüsant“. Fretlessblog vom 27. August 2012./
- ↑ Martin Lutschewitz: Neue Orgelmusik. 1978, S. 29, zitiert bei Constantin Gröhn: Dieter Schnebel und Arvo Pärt: Komponisten als "Theologen". Verlag Münster, 2006, ISBN 3825895998, S. 75.
- ↑ „Bizarr, eindrucksvoll, schockierend und amüsant“. Fretlessblog vom 27. August 2012.
- ↑ Dies wird dahingehend ausgeschmückt, dass die Orgel des Göteburger Doms ausgebrannt sei, vgl. Manuel Schwiertz: Es rappelt in der Kiste. ON – Neue Musik Köln, Ausgabe 01/2009.
- ↑ Kimberly Marshall: György Ligeti (1923-2006). In: Christopher S. Anderson: Twentieth-Century Organ Music. Routledge, 2013, ISBN 1136497897, S. 275 f.
- ↑ „Bizarr, eindrucksvoll, schockierend und amüsant“. Fretlessblog vom 27. August 2012.
- ↑ Martin Lutschewitz: Neue Orgelmusik. 1978, S. 29, zitiert bei Constantin Gröhn: Dieter Schnebel und Arvo Pärt: Komponisten als „Theologen“. Verlag Münster, 2006, ISBN 3825895998, S. 75.
- ↑ Walter Kwasnik: Gedanken zur avantgardistischen Orgelmusik. In: Musik und Kirche, 36 (1965), S. 196–198.
- ↑ Weser-Kurier vom 18. März 2009.